Забавные картины современных художников. Картины известных современных художников. Фото. Биологические жидкости в искусстве

«Пейзаж Березовая роща дорога» 120x100
Мастихин, масло, холст
Константин Лорис-Меликов

Искусство 21 века
всеядное,
циничное,иронично- саркастичное, демократичное — называют закатом великой эпохи.

Постмодернисты попали в ситуацию, когда все сказано до них. И им остаётся пользоваться созданным, смешивать стили, создавать, пусть не новый, но узнаваемый арт…

самые яркие направления:


  1. Неореализм;

  2. Минимальный арт;

  3. Постмодерн;

  4. Гиперреализм;

  5. Инсталляция;

  6. Энвайронмент;

  7. Видеоарт;

  8. Граффити;

  9. Трансавангард;

  10. Боди-арт;

  11. Стакизм;

  12. Неопластицизм;

  13. Стрит-арт;

  14. Мейл-арт;

  15. Нет-арт.

1. НЕОРЕАЛИЗМ.
Это арт искусство послевоенной Италии, которое боролось с послевоенным пессимизмом.

Новый фронт искусства объединил
абстракционистов и реалистов и просуществовал всего лишь 4 года. Но из
него вышли известные художники: Габриелле Муки, Ренато Гуттузо, Эрнесто
Треккани. Они ярко и экспрессивно изображали рабочих и крестьян.

Похожие направления появились и в других
странах, но самой яркой школой считается школа неореализма, которая
появилась в Америке стараниями монументалиста Диего Риверы.

Смотреть: Ренато Гуттузо





фрески Диего Риверы — Президентский Дворец (Мехико, Мексика).

Фрагмент фрески Диего Риверы для отеля Прадо в Мехико «Сон о воскресном дне в парке Аламеда», 1948


2. МИНИМАЛЬНЫЙ АРТ.
Это направление авангардизма.
Использует простые формы и исключает любые ассоциации.

Кarl Аndre, 1964


Это направление появилось в США в конце
60-х. Своим прямым предшественниками минималисты называли Марселя Дюшана
(реди-мейд), Пита Мондриана (неопластицизм) и Казимира Малевича
(супрематизм), его черный квадрат они называли первым произведение
минимального арта.

Предельно простые и геометрически
правильные композиции — пластиковые коробки, металлические решетки,
конусы — выполнялись на промышленных предприятиях по эскизам художников.

Смотреть:

Работы Дональда Джадда, Карла
Андре, Сола Левита — Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк, США), Музей
современного искусства (Нью-Йорк, США), Музей Метрополитен (Нью-Йорк,
США).

3. ПОСТМОДЕРН. Это большой список нереалистических направлений конца 20 века.

Ванчеги Муту. Коллаж «Половые органы взрослой женщины», 2005


Цикличность характерна для искусства, но
постмодерн стал первым примером «отрицания отрицания». В начале
модернизм отверг классику, а затем постмодернизм отверг модернизм, как
он ранее отверг классику. Постмодернисты вернулись к тем формам и
стилям, которые были до модернизма, но на более высоком уровне.

Постмодернизм — это порождение эпохи
новейших технологий. Поэтому его характерная особенность — это смешение
стилей, образов, разных эпох и субкультур. Главным для посмодернистов
стало цитирование, ловкое жонглирование цитатами.

Смотреть: Галерея Тейт (Лондон,
Великобритания), Национальный музей современного искусства Центр Помпиду
(Париж,Франция), Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк, США).

ГИПЕРРЕАЛИЗМ. Искусство, подражающее фотографии.

Чак Клоуз. «Роберт», 1974


Еще это искусство называют Супереализм,
Фотореализм, Радикальный реализм или Холодный реализм. Появилось это
направление в Америке в 60-х и через 10 лет получило распространение в
Европе.



Hyperrealism, photorealism, Дон Эдди,

Художники этого направления в точности
копируют мир так, как мы его видим на фото. В работах художников
читается некая ирония над техногеном. Художники изображают в основном
сюжеты из жизни современного мегаполиса.


Ричард Эстес-любовь к изображению отражений мегаполиса в витринах магазинов, на капоте автомобиля или прилавке кафе

Смотреть:

работы Чака Клоуза, Дона Эдди, Ричарда Эстеса — Музей Метрополитен, Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк, США), Бруклинский музей (США).

5. ИНСТАЛЛЯЦИЯ.
Это композиция в галерее, которую можно создать из чего попало, главное, чтобы были подтекст и идея.

Фонтан (Дюшан)

Скорее всего не было бы этого
направления, если бы не культовый писсуар Дюшана. Имена главных мировых
инсталляторов: Дайн, Раушенберг, Бойс, Куннелис и Кабаков.


«Джим Дайн. Из коллекции Центра Помпиду»

Главное в инсталляции сам подтекст и пространство, где художники сталкивают банальные предметы.

Смотреть:
Тейт Модерн (Лондон, Великобритания), Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк, США).

6. ЭНВАЙРОНМЕНТ.

Это искусство создания 3-х мерной композиции, которая эмитирует реальную среду.


Как направление в искусстве Инвайронмент
появился еще в 20-е годы 20 века. Свое время опередил на несколько
десятков лет художник-дадаист, когда представил публике свое
произведение «Мерц-здание» — трехмерное строение из разных предметов и
материалов, ни для чего не пригодное, кроме созерцания.


Эдвард Кинхольц

История как плантатор

Через полвека в этом жанре стали
работать и преуспели Эдвард Кинхольц и Джордж Сигел. В свое произведение
они обязательно вносили шокирующий элемент бредовой фантазии.

Смотреть:
работы Эдварда Кинхольца и Джорджа Сигела
— Музей современного искусства (Стокгольм, Швеция).

7. ВИДЕОАРТ.

Это направление возникло в последней трети 20 века благодаря появлению портативных видеокамер.


Это очередная попытка вернуть арт в
реальность, но теперь при помощи видео и компьютерной техники.
Американец Нам Джун Пайк снял видео проезда Папы Римского по улицам
Нью-Йорка и стал первым видео артистом.

Эксперименты Нам Джун Пайка повлияли на
телевидение, музыкальные клипы (он стоял у основания канала MTV),
компьютерные эффекты в кино. Работы Джун Пайка, Билла Виолы сделали это
направление искусства полем деятельности для экспериментов. Они положили
начало «видеоскульптурам», «видеоинсталляциям» и «видеооперам».

Смотреть:
видеоарт, начиная от психоделического до социального
(популярен в Китае, Чен-че-йен на Youtube.com)

8. ГРАФФИТИ.

Надписи и рисунки на стенах домов, несущие дерзкий месседж.


Появились впервые в 70-х в Северной
Америке. К их появлению имели отношение галеристы одного из районов
Манхэттена. Они стали меценатами творчества живших с ними по соседству
пуэрториканцев и ямайцев. Граффити сочетают в себе элементы городской
субкультуры и этнической.

гений поп-арта Кит Харинг

Имена из истории граффити: Кейт Херинг,
Жан-Мишель Баския, Джон Матом, Кенни Шарф. Скандально известная личность
— граффитик из Британии Бэнкси. Открытки с его работами есть во всех
британских сувенирных лавках

Смотреть:
Музей граффити (Нью-Йорк, США), работы Бэнкси — на сайте banksy.co.uk.

9. ТРАНСАВАНГАРД.
Одно из направлений в постмодерной живописи. Сочетает прошлое, новую живопись и экспрессивность.

Работа трансавангардиста Александр Ройтбурд


Автор термина трансавангард —
современный критик Бонито Олива. Этим термином он определил творчество
5-ти своих соотечественников — Сандро Киа, Энцо Кукки, Франческо
Клементе, Миммо Паладино, Николо де Мариа. Для их творчества характерно:
сочетание классических стилей, отсутствие привязанности к национальной
школе, установка на эстетическое наслаждение и динамика.


Франческо Клементе в Ширн (Франкфурт)

Смотреть: Музей-коллекция Пегги
Гуггенхайм (Венеция, Италия), Музей современного искусства в Palazzo
(Венеция, Италия), Галерея современного искусства (Милан, Италия)

10. БОДИ-АРТ.

Одно из направлений акционизма. Тело выступает в качестве холста.


Боди-арт — это одно из проявлений панк-культуры 70-х.
Напрямую связано с появившейся тогда модой на тату и нудизм.

Живые картины создаются прямо перед
зрителями, записываются на видео и транслируются затем в галерее. Брюс
Науман, изображающий в галерее дюшановский писсуар. Дуэт Гилберт и
Джордж — живые скульптуры. Изображали типаж среднего англичанина.

Смотреть: например, на сайте художницы Орлан orlan.eu .

11. СТАКИЗМ.

Британское арт-объединение фигуративной живописи. Выступало против концептуалистов.


Первая выставка была в Лондоне в 2007-м,
как протест против галереи Тейт. По одной из версий протестовали в
связи с покупкой галереей работ художников в обход законодательства. Шум
в прессе привлек внимание к стакистам. Сейчас в мире насчитывается
более 120 артистов. Их девиз: художник, который не рисует — не художник.

Билли Чайлдиш. Edge of the Forest "

Термин стакизм было предложено Томсоном.
Художница Трейси Эмин воскликнула в адрес своего бойфренда Билли
Чайлдиша: твоя живопись застряла, застряла, застряла! (англ. Stuck!
Stuck! Stack!)

Смотреть:
на сайте стакистов stuckism.com.
Работы Чарли Томсона и Билли Чайлдиша в галерее Тейт (Лондон, Великобритания).

12. НЕОПЛАСТИЦИЗМ.
Абстрактное искусство. Пересечение перпендикулярных линий 3-х цветов.


Идеолог направления — голландец Пит

Мондриан. Считал мир иллюзорностью, поэтому задача художника очистить
живопись от чувственных форм (фигуратива) во имя эстетических
(абстрактных) форм.

Сделать это художник предложил
максимально лаконично при помощи 3-х цветов — синего, красного и
желтого. Ими заливались места между перпендикулярными линиями.


Пит Мондриан. Красный, желтый, синий и черный

Неопластицизм до сих пор вдохновляет дизайнеров, архитекторов и промышленных графиков.

Смотреть:
работы Пита Мондриан и Тео Ванной Дусбурга в Муниципальном Музее Гааги.

13. СТРИТ-АРТ.


Искусство, для которого город это выставка либо холст

Цель стрит-артиста: моментально вовлечь прохожего в диалог при помощи своей инсталляции, скульптуры, постера либо трафарета.

Рейтинг самых дорогих работ ныне живущих художников - это конструкция, говорящая о роли и месте художника в истории искусства куда меньше, чем о возрасте и крепости здоровья

Правила составления нашего рейтинга просты: во-первых, в расчет берутся только сделки с работами ныне живущих авторов; во-вторых, учитываются только публичные аукционные продажи; и в-третьих, соблюдается правило «один художник - одна работа» (если в рейтинге работ два рекорда принадлежат Джонсу, то остается только самая дорогая, а остальные в расчет не берутся). Ранжирование ведется в пересчете на доллары (по курсу на дату продажи).

1. ДЖЕФФ КУНС Кролик. 1986. $91,075 млн

Чем дольше наблюдаешь за аукционной карьерой Джеффа Кунса (1955), тем больше убеждаешься в том, что для поп-арта нет ничего невозможного. Можно восторгаться скульптурами Кунса в виде игрушек из воздушных шаров, а можно считать их кичем и безвкусицей - ваше право. Одного отрицать нельзя: инсталляции Джеффа Кунса стоят сумасшедших денег.

Джефф Кунс начал свой путь к славе самого успешного в мире ныне живущего художника в далеком 2007 году, когда его гигантская металлическая инсталляция «Подвесное сердечко» была куплена за $23,6 млн на торгах Sotheby"s. Работу купила представляющая Кунса галерея Ларри Гагосяна (в прессе писали, что в интересах украинского миллиардера Виктора Пинчука). Галерея приобрела не просто инсталляцию, а, по сути, произведение ювелирного искусства. Пусть работа выполнена и не из золота (материалом послужила нержавеющая сталь) и размером она явно побольше обычного кулона (скульптура высотой 2,7 м весит 1 600 кг), но зато имеет сходное назначение. На производство композиции с сердцем, покрытым десятью слоями краски, было затрачено свыше шести с половиной тысяч часов. В итоге за эффектное «украшение» заплатили гигантские деньги.

Дальше была продажа «Цветка из воздушного шарика» пурпурного цвета за £12,92 млн ($25,8 млн) на лондонских торгах Christie’s 30 июня 2008 года. Интересно, что семью годами ранее предыдущие владельцы «Цветка» приобрели работу за $1,1 млн. Несложно подсчитать, что за это время ее рыночная цена выросла почти в 25 раз.

Спад на арт-рынке 2008–2009 годов дал скептикам повод позлословить о том, что мода на Кунса прошла. Но они ошиблись: вместе с арт-рынком возродился и интерес к работам Кунса. Преемник Энди Уорхола на троне короля поп-арта обновил свой персональный рекорд в ноябре 2012 года продажей на Christie’s разноцветной скульптуры «Тюльпаны» из серии «Торжество» за $33,7 млн с учетом комиссии.

Но «Тюльпаны» были «цветочками» в прямом и переносном смысле. Всего через год, в ноябре 2013 года, последовала продажа скульптуры из нержавеющей стали «Собака из воздушных шаров (оранжевая)»: цена молотка составила аж $58,4 млн! Баснословная сумма для ныне живущего художника. Произведение современного автора продали по цене картины Ван Гога или Пикассо. Вот это были уже ягодки…

С этим результатом Кунс на несколько лет воцарился на вершине рейтинга ныне живущих художников. В ноябре 2018 года его ненадолго превзошел Дэвид Хокни (смотрите вторую строчку нашего рейтинга). Но всего через полгода все вернулось на круги своя: 15 мая 2019 года в Нью-Йорке на торгах послевоенного и современного искусства Christie’s на продажу выставили хрестоматийную для Кунса скульптуру 1986 года - серебристого «Кролика» из нержавеющей стали, имитирующего воздушный шарик подобной формы.

Всего таких скульптур Кунс создал 3 шутки плюс один авторский экземпляр. На торги попал экземпляр «Кролика» под номером 2 - из коллекции культового издателя Сая Ньюхауса, совладельца издательского дома Conde Nast (журналы Vogue, Vanity Fair, Glamour, GQ и др.). Серебристый «Кролик» был куплен «отцом гламура» Саем Ньюхаусом в 1992 году за внушительную по меркам тех лет сумму - 1 миллион долларов. Спустя 27 лет в борьбе 10 биддеров цена молотка скульптуры 80-кратно превысила предыдущую цену продажи. А с учетом комиссии Buyer’s Premium итоговый результат составил рекордные для всех ныне живущих художников $ 91,075 млн.

2. ДЭВИД ХОКНИ Портрет художника. Бассейн с двумя фигурами. 1972. $90 312 500


Дэвид Хокни (1937) - один из наиболее значимых британских художников ХХ века. В 2011 году, по результатам опроса тысячи профессиональных британских художников и скульпторов, Дэвида Хокни признали самым влиятельным британским художником всех времен. При этом Хокни обошел таких мэтров, как Уильям Тёрнер и Френсис Бэкон. Его творчество, как правило, относят к поп-арту, хотя в ранних работах он больше тяготел к экспрессионизму в духе Френсиса Бэкона.

Родился и вырос Дэвид Хокни в Англии, в графстве Йоркшир. Мать будущего художника держала семью в пуританской строгости, а отец, простой бухгалтер, немного рисовавший на любительском уровне, поощрял занятия сына живописью. В двадцать с небольшим Дэвид уехал в Калифорнию, где прожил в общей сложности около трех десятков лет. У него и сейчас там сохраняются две мастерских. Хокни сделал героями своих произведений местных богачей, их виллы, бассейны, залитые калифорнийским солнцем газоны. Одно из самых известных его произведений американского периода - картина «Всплеск» - представляет собой изображение снопа брызг, поднявшегося из бассейна вслед за прыгнувшим в воду человеком. Чтобы изобразить этот сноп, «живущий» не более двух секунд, Хокни работал две недели. Кстати, эта картина в 2006 году была продана на Sotheby’s за $5,4 млн и какое-то время считалась самой дорогой его работой.

Хокни (1937) уже за восемьдесят, но он по-прежнему работает и даже изобретает новые художественные приемы с использованием технических новинок. Когда-то он придумал делать огромные коллажи из полароидных снимков, печатал свои работы на факс-аппаратах, а сегодня художник с воодушевлением осваивает рисование на iPad. Картины, нарисованные на планшете, занимают достойное место на его выставках.

В 2005-м Хокни окончательно вернулся из Штатов в Англию. Теперь он пишет на пленере и в мастерской огромные (часто состоящие из нескольких частей) пейзажи местных лесов и пустошей. По словам Хокни, за 30 лет, проведенных в Калифорнии, он так отвык от простой смены времен года, что она его по-настоящему восхищает и завораживает. Целые циклы его недавних работ посвящены, например, одному и тому же пейзажу в разное время года.

В 2018 году цены на картины Хокни несколько раз пробивали отметку в 10 миллионов долларов. А 15 ноября 2018 года на Christie’s был зарегистрирован новый абсолютный рекорд для творчества ныне живущего художника - $90 312 500 за картину «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)».

3. ГЕРХАРД РИХТЕР Абстрактная картина. 1986. $46,3 млн

Живой классик Герхард Рихтер (1932) занимает второе место в нашем рейтинге. Немецкий художник был лидером среди ныне живущих коллег, пока не грянул 58-миллионный рекорд Джеффа Кунса. Но вряд ли это обстоятельство может поколебать и без того железный авторитет Рихтера на арт-рынке. По итогам 2012-го годовой аукционный оборот немецкого художника уступает только аналогичным показателям Энди Уорхола и Пабло Пикассо.

Долгие годы ничто не предвещало того успеха, который обрушился на Рихтера сейчас. Десятилетиями художник занимал скромное место на рынке современного искусства и нисколько не стремился к славе. Можно сказать, что слава настигла его сама. Отправной точкой многие считают покупку нью-йоркским музеем МоМА в 1995 году серии работ Рихтера «18 октября 1977». Американский музей заплатил $3 млн за 15 картин в серых тонах и вскоре задумался о проведении полноценной ретроспективы немецкого художника. Грандиозная выставка открылась шесть лет спустя, в 2001-м, и с тех пор интерес к творчеству Рихтера рос как на дрожжах. С 2004-го по 2008 год цены на его живопись выросли втрое. В 2010 году работы Рихтера принесли уже $76,9 млн, в 2011 году, по данным сайта Artnet, произведения Рихтера на аукционах в сумме заработали $200 млн, а в 2012-м (по данным Artprice) - $262,7 млн - больше, чем работы любого другого ныне живущего художника.

В то время как, например, у Джаспера Джонса ошеломительный успех на торгах сопутствует в основном только ранним работам, для произведений Рихтера такое резкое разделение не характерно: спрос одинаково устойчив на вещи разных творческих периодов, каковых в карьере Рихтера было великое множество. За последние шестьдесят лет этот художник попробовал себя практически во всех традиционных живописных жанрах - портрете, пейзаже, марине, ню, натюрморте и, конечно, абстракции.

История аукционных рекордов Рихтера началась с серии натюрмортов «Свечи». 27 фотореалистичных изображений свечей в начале 1980-х, в период их написания, стоили всего по 15 тысяч немецких марок ($5 800) за работу. Но «Свечи» все равно никто не купил на их первой выставке в галерее Макса Хецлера в Штутгарте. Тогда тема картин была названа старомодной; сегодня же «Свечи» считают работами на все времена. И стоят они миллионы долларов.

В феврале 2008 года «Свеча», написанная в 1983 году, была неожиданно куплена за £7,97 млн ($16 млн) . Этот персональный рекорд продержался три с половиной года. Затем в октябре 2011 года еще одна «Свеча» (1982) ушла с молотка на Christie’s уже за £10,46 млн ($16,48 млн) . С этим рекордом Герхард Рихтер впервые вошел в тройку самых успешных ныне живущих художников, заняв свое место за Джаспером Джонсом и Джеффом Кунсом.

Далее началось победное шествие «Абстрактных картин» Рихтера. Подобные произведения художник пишет в уникальной авторской технике: он наносит на светлый фон смесь простых красок, а затем с помощью длинного скребка размером с автомобильный бампер размазывает их по холсту. При этом получаются замысловатые цветовые переходы, пятна и полосы. Рассматривание поверхности его «Абстрактных картин» подобно раскопкам: на них следы разнообразных «фигур» проглядывают сквозь разрывы многочисленных красочных слоев.

9 ноября 2011 года на аукционе современного и послевоенного искусства Sotheby’s масштабная «Абстрактная картина (849-3)» 1997 года ушла с молотка за $20,8 млн (£13,2 млн) . А полгода спустя, 8 мая 2012 года на торгах послевоенного и современного искусства Christie’s в Нью-Йорке «Абстрактная картина (798-3)» 1993 года ушла за рекордные $21,8 млн (с учетом комиссии). Через пять месяцев - снова рекорд: «Абстрактная картина (809-4)» из коллекции рок-музыканта Эрика Клэптона 12 октября 2012 года на торгах Sotheby’s в Лондоне ушла с молотка за £21,3 млн ($34,2 млн) . Барьер в 30 млн был взят Рихтером с такой легкостью, словно речь идет не о современной живописи, а о шедеврах, которым уже лет сто - не меньше. Хотя в случае с Рихтером похоже, что включение в пантеон «великих» произошло уже при жизни художника. Цены на работы немца продолжают расти.

Следующий рекорд Рихтера принадлежал фотореалистической работе - пейзажу «Соборная площадь, Милан (Domplatz, Mailand)» 1968 года. Работа была продана за 37,1 млн на аукционе Sotheby’s 14 мая 2013 года . Вид красивейшей площади был написан немецким художником в 1968 году по заказу компании Siemens Electro, специально для миланского офиса компании. На момент своего написания это было самое большое фигуративное произведение Рихтера (размером почти три на три метра).

Рекорд «Соборной площади» продержался почти два года, пока 10 февраля 2015-го его не перебила «Абстрактная картина» (1986): цена молотка достигла £30,389 млн ($46,3 млн) . Выставленная на торги Sotheby’s «Абстрактная картина» размером 300,5 × 250,5 см - одна из первых масштабных работ Рихтера в его особой авторской технике соскребания слоев краски. В последний раз в 1999 году эта «Абстрактная картина» была куплена на аукционе за $607 тыс. (с этого года и вплоть до текущей продажи работа экспонировалась в Музее Людвига в Кёльне). На торгах 10 февраля 2015 года некий американский клиент аукционными шагами по £2 млн дошел до цены молотка в $46,3 млн. Т. е. с 1999 года работа выросла в цене более чем в 76 раз!

4. ЦУЙ ЖУЧЖО «Великие заснеженные горы». 2013. $39,577 млн.


Долгое время мы не слишком внимательно следили за развитием ситуации на китайском арт-рынке, не желая перегружать наших читателей излишним количеством информации о «не нашем» искусстве. За исключением диссидента Ай Вэйвэя, не столь даже дорогого, сколь резонансного художника, китайские авторы казались нам слишком многочисленными и далекими от нас, чтобы вникать в то, что у них там на рынке происходит. Но статистика, как говорится, дама серьезная, и уж если мы говорим о самых успешных ныне живущих авторах в мире, то без рассказа о выдающихся представителях контемпорари-арта Поднебесной все же не обойтись.

Начнем с китайского художника Цуй Жучжо (Cui Ruzhuo) . Художник родился в 1944 году в Пекине, с 1981 по 1996 год жил в США. После возвращения в Китай стал преподавать в Национальной Академии искусств. Цуй Жучжо переосмысливает традиционную китайскую манеру рисования тушью и создает огромные полотна-свитки, которые так любят преподносить в качестве подарков друг другу китайские бизнесмены и чиновники. На Западе о нем известно крайне мало, хотя, должно быть, многие помнят историю со свитком за $3,7 млн, который по ошибке выкинули, приняв за мусор, уборщики гонконгского отеля . Так вот - это был свиток именно Цуй Жучжо.

Цуй Жучжо уже за 70, а рынок его работ процветает. Свыше 60 работ этого художника перешагнули планку в $1 млн. Впрочем, успех его произведения имеют пока только на китайских аукционах. Рекорды Цуй Жучжо действительно производят впечатление. Сначала его «Пейзаж в снегу» на торгах Poly Auction в Гонконге 7 апреля 2014 года достиг цены молотка в 184 миллиона гонконгских долларов ($23,7 млн США ).

Ровно через год, 6 апреля 2015-го, на специальном аукционе Poly Auction в Гонконге, посвященном исключительно работам Цуй Жучжо, серия «Великий снежный пейзаж горного Цзяннаня» (Цзяннань - историческая область в Китае, занимающая правый берег нижнего течения Янцзы ) из восьми пейзажей тушью на бумаге достигла цены молотка 236 миллионов гонконгских долларов ($30,444 млн США ).

Год спустя история вновь повторилась: на соло-аукционе Цуй Жучжо, проводившемся Poly Auctions в Гонконге 4 апреля 2016 года полиптих из шести частей «Великие заснеженные горы» 2013 года достиг цены молотка (с учетом комиссии аукционного дома) 306 миллионов гонконгских долларов ($39,577 млн США ). Пока что это абсолютный рекорд среди азиатских ныне живущих художников.

Как полагает арт-дилер Джонсон Чан, уже 30 лет работающий с китайским современным искусством, налицо безусловное желание поднять цены на работы этого автора, однако все это происходит на таком ценовом уровне, где опытные коллекционеры вряд ли захотят что-то покупать. «Китайцы хотят поднять рейтинги своих художников, взвинчивая цены на их работы на крупных международных аукционах вроде того, что организовал Poly в Гонконге, однако не стоит сомневаться в том, что эти рейтинги полностью сфабрикованы», - комментирует Джонсон Чан последний рекорд Цуй Жучжо.

Это, конечно, только мнение одного отдельно взятого дилера, а у нас налицо реальный рекорд, записанный во все базы данных. Так что будем с ним считаться. Сам Цуй Жучжо, судя по его высказываниям, далек от скромности Герхарда Рихтера, когда дело касается его аукционных успехов. Похоже, что эта гонка за рекордами его всерьез увлекает. «Я надеюсь, что за ближайшие 5–10 лет цены на мои работы превзойдут цены на работы западных мастеров вроде Пикассо и Ван Гога. Это китайская мечта», - говорит Цуй Жучжо.

5. ДЖАСПЕР ДЖОНС Флаг. 1983. $36 млн


Третье место в рейтинге ныне живущих художников принадлежит американцу Джасперу Джонсу (1930) . Текущая рекордная цена для работ Джонса - $36 млн . Столько заплатили за его знаменитый «Флаг» на торгах Christie"s 12 ноября 2014 года .

Серия картин «флагов», начатая Джонсом в середине 1950-х годов, сразу после возвращения художника из армии, стала одной из центральных в его творчестве. Художника еще в молодости заинтересовала идея реди-мейда, превращения повседневного объекта в произведение искусства. Однако у Джонса флаги не были настоящими, они были написаны маслом на холсте. Таким образом, произведение искусства приобретало свойства вещи из обычной жизни, оно было в одно и то же время и изображением флага и собственно флагом. Серия работ с флагами принесла Джасперу Джонсу мировую известность. Но не менее популярны и его абстрактные работы. Долгие годы список самых дорогих работ, составленный по вышеприведенным правилам, возглавлял его абстрактный «Фальстарт» . До 2007 года этот очень яркий и декоративный холст, написанный Джонсом в 1959 году, считался обладателем практически недоступной для ныне живущего художника (пусть и прижизненного классика) цены - $17 млн . Столько за него заплатили в золотом для арт-рынка 1988 году .

Интересно, что стаж Джаспера Джонса как носителя рекорда не был непрерывным. В 1989 году его перебила работа коллеги по цеху Виллема де Кунинга: двухметровая абстракция «Смешение» была продана на Sotheby"s за $20,7 млн. Джасперу Джонсу пришлось подвинуться. Но через 8 лет, в 1997 году, де Кунинг умер, и «Фальстарт» Джонса снова занял первую строчку аукционного рейтинга ныне живущих художников почти на 10 лет.

Но в 2007 году все изменилось. Рекорд «Фальстарта» сначала затмили работы молодых и амбициозных Дэмиена Херста и Джеффа Кунса. Потом была рекордная продажа за $33,6 млн картины «Спящий инспектор по пособиям» кисти Лусиена Фрейда (ныне уже покойного, а значит, не участвующего в этом рейтинге). Дальше начались рекорды Герхарда Рихтера. В общем, пока что с текущим рекордом в 36 млн Джаспер Джонс, один из мэтров американского послевоенного искусства, работающий на стыке нео-дадаизма, абстрактного экспрессионизма и поп-арта, находится на почетном третьем месте.

6. ЭД РУШЕЙ Smash. 1963. $30,4 млн

Внезапный успех картины «Smash» кисти американского художника Эдварда Рушея (р. 1937) на торгах Christie’s 12 ноября 2014 вывел этого автора в число самых дорогих ныне живущих художников. Предыдущая рекордная цена на работы Эда Рушея (часто фамилию Ruscha произносят по-русски как «Руша», однако верное произношение - Рушей) составляла «всего» $6,98 млн: столько заплатили за его холст «Горящая бензоколонка» в 2007 году. Семь лет спустя его «Smash» при эстимейте $15–20 млн достиг цены молотка $30,4 млн . Очевидно, что рынок работ этого автора вышел на новый уровень - не зря его работами украшает Белый Дом Барак Обама, а сам Ларри Гагосян выставляет его в своих галереях.

Эд Рушей никогда не стремился в послевоенный Нью-Йорк с его повальным увлечением абстрактным экспрессионизмом. Вместо этого на протяжении более 40 лет он искал вдохновения в Калифорнии, куда переехал из Небраски в возрасте 18 лет. Художник стоял у истоков нового течения в искусстве, получившего название поп-арт. Вместе с Уорхолом, Лихтенштейном, Уэйном Тибо и другими певцами массовой культуры Эдвард Рушей в 1962 году принял участие в выставке «Новое изображение обычных вещей» в Музее Пасадены, ставшей первой музейной экспозицией американского поп-арта. Впрочем, сам Эд Рушей не любит, когда его творчество относят к поп-арту, концептуализму или какому-то другому течению в искусстве.

Его уникальный стиль называют «текстовой живописью». С конца 1950-х Эд Рушей начал рисовать слова. Так же, как для Уорхола произведением искусства стала банка супа, для Эда Рушея таковыми стали обычные слова и фразы, взятые им то ли с рекламного щита или упаковки в супермаркете, то ли из титров кинофильма (Голливуд всегда был у Рушея «под боком», и в отличие от многих коллег-художников Рушей уважал «фабрику грез»). Слова на его полотнах приобретают свойства трехмерных объектов, это настоящие натюрморты из слов. При взгляде на его полотна первым в голову приходит визуальное и звуковое восприятие нарисованного слова, и уже после - смысловое значение. Последнее, как правило, не поддается однозначной дешифровке; выбираемые Рушеем слова и фразы можно трактовать по-разному. То же ярко-желтое слово «Smash» на глубоком синем фоне может восприниматься как агрессивный призыв разбить вдребезги что-то или кого-то; как одинокое прилагательное, вырванное из контекста (часть какого-то газетного заголовка, например), или же просто как отдельное слово, пойманное в урбанистическом потоке визуальных образов. Эд Рушей наслаждается этой неопределенностью. «Я всегда глубоко уважал странные, необъяснимые вещи… Объяснения в каком-то смысле убивают вещь», - сказал он в одном из интервью.

7. КРИСТОФЕР ВУЛ Без названия (RIOT). 1990. $29,93 млн

Американский художник Кристофер Вул (1955) впервые ворвался в рейтинг ныне живущих художников в 2013 году - после продажи работы «Апокалипсис сегодня» за $26,5 млн. Этот рекорд сразу поставил его в один ряд с Джаспером Джонсом и Герхардом Рихтером. Сумма этой исторической сделки - больше $20 млн - удивила многих, поскольку до нее цены на работы художника не превышали $8 млн. Однако бурный рост рынка работ Кристофера Вула к тому моменту был уже налицо: в послужном списке художника было 48 аукционных сделок на суммы свыше $1 млн, причем 22 из них (почти половина) состоялись в 2013 году. Два года спустя количество работ Криса Вула, проданных дороже $1млн, достигло 70, и новый персональный рекорд не заставил себя ждать. На торгах Sotheby’s 12 мая 2015 работа «Без названия (RIOT)» была продана за $29,93 млн с учетом Buyer’s Premium.

Кристофер Вул известен главным образом своими масштабными работами с изображениями черных букв на белых алюминиевых листах. Именно они, как правило, устанавливают рекорды на аукционах. Все это вещи конца 1980-х - начала 1990-х. Как гласит легенда, однажды Вул прогуливался вечером по Нью-Йорку и вдруг увидел на новом белом грузовике граффити черными буквами - слова sex и luv. Это зрелище так его впечатлило, что он тут же вернулся в мастерскую и написал свою версию с этими же словами. На дворе был 1987 год, и дальнейшие поиски художником слов и фраз для своих «буквенных» работ отражают противоречивый дух этого времени. Это и призыв «продай дом, продай машину, продай детей», взятый Вулом из фильма «Апокалипсис сегодня», и слово «FOOL» («дурак») заглавными буквами, и слово «RIOT» («восстание»), часто встречавшееся в газетных заголовках того времени.

Слова и фразы Вул наносил на алюминиевые листы при помощи трафаретов алкидными или эмалевыми красками, намеренно оставляя потеки, следы от трафаретов и другие свидетельства творческого процесса. Слова художник делил так, чтобы зритель не сразу понимал смысл. Поначалу ты видишь только скопление букв, т. е. воспринимаешь слово как визуальный объект, и только потом вчитываешься и расшифровываешь смысл фразы или слова. Вул использовал шрифт, который был в ходу у американских военных после Второй мировой войны, что усиливает впечатление приказа, директивы, лозунга. Эти «буквенные» работы воспринимаются как часть городского ландшафта, как нелегальное граффити, нарушившее чистоту поверхности какого-то уличного объекта. Эта серия работ Кристофера Вула признана одной из вершин лингвистической абстракции, а потому и оценивается столь высоко любителями современного искусства.

8. ПИТЕР ДОЙГ Роуздейл. 1991. $28,81 млн


Британец Питер Дойг (1959), хоть он и относится к поколению постмодернистов Кунса и Херста, избрал для себя вполне традиционный жанр пейзажа, долгое время бывший не в фаворе у передовых художников. Своим творчеством Питер Дойг возрождает угасший было интерес публики к фигуративной живописи. Его работы высоко оценивают как критики, так и неспециалисты, и свидетельство тому - стремительный рост цен на его произведения. Если в начале 1990-х его пейзажи стоили несколько тысяч долларов, то теперь счет идет на миллионы.

Творчество Дойга часто называют магическим реализмом. На основе реальных пейзажей он создает фантазийные, загадочные и зачастую мрачные образы. Художник любит изображать покинутые людьми объекты: полуразрушенное здание постройки Ле Корбюзье посреди леса или пустое белое каноэ на глади лесного озера. Помимо природы и воображения, Дойга вдохновляют фильмы ужасов, старые открытки, фотографии, любительские видеозаписи и проч. Картины Дойга красочны, сложны, декоративны и не провокационны. Такой живописью владеть приятно. Подогревает интерес коллекционеров еще и невысокая продуктивность автора: проживающий в Тринидаде художник создает не более десятка картин в год.

В начале 2000-х отдельные пейзажи художника продавались за несколько сотен тысяч долларов. Тогда же работы Дойга попали в галерею Саатчи, на биеннале в Музее Уитни и в коллекцию МоМА. В 2006 году была преодолена аукционная планка в $1 млн. А в следующем году произошел неожиданный прорыв: работа «Белое каноэ», предложенная на Sotheby’s 7 февраля 2007 года с эстимейтом $0,8–1,2 млн, в пять раз превысила предварительную оценку и была продана за £5,7 млн ($11,3 млн). На тот момент это была рекордная цена для работ ныне живущего европейского художника.

В 2008-м прошли персональные выставки Дойга в галерее Тейт и в Музее современного искусства в Париже. Многомиллионные ценники для работ Дойга стали нормой. Персональный рекорд Питера Дойга в последнее время стал обновляться по нескольку раз в год - мы только и успеваем, что менять картинку и место этого художника в нашем рейтинге ныне живущих авторов.

На сегодняшний день самая дорогая работа Питера Дойга - снежный пейзаж «Роуздейл» (“Rosedale”) 1991 года. Что интересно, рекорд был установлен не на Sotheby’s или Christie’s, а на торгах современного искусства аукционного дома Phillips. Это произошло 18 мая 2017 года. Вид заснеженного Роуздейла, одного из районов Торонто, был продан телефонному покупателю за $28,81 млн. Это примерно на 3 миллиона выше предыдущего рекорда ($25,9 млн за работу «Поглощенные трясиной»). Полотно «Роуздейл» принимало участие в ключевой выставке Дойга в галерее Whitechapel в Лондоне в 1998 году, и в целом эта работа для рынка была свежей, а потому рекордная цена вполне заслужена.

9. ФРЭНК СТЕЛЛА Мыс сосен. 1959. $28 млн


Фрэнк Стелла (Frank Stella) - яркий представитель постживописной абстракции и минимализма в искусстве. На определенном этапе его относят к представителям стиля жестких контуров (hard edge painting). На первых порах Стелла противопоставил строгую геометричность, аскетичную монохромность и структурированность своих картин спонтанности и хаотичности полотен абстрактных экспрессионистов вроде Джексона Поллока.

В конце 1950-х годов художник был замечен известным галеристом Лео Кастелли и впервые удостоился выставки. На ней он представил так называемые «Черные картины» - полотна, закрашенные параллельными черными линиями с тонкими промежутками незакрашенного холста между ними. Линии складываются в геометрические формы, чем-то напоминающие оптические иллюзии, те самые картинки, которые мерцают, движутся, закручиваются, создают ощущение глубокого пространства, если долго на них смотреть. Тему параллельных линий с тонкими разделительными полосками Стелла продолжил в работах на алюминии и меди. Менялись краски, живописная основа и даже форма картин (среди прочих выделяются работы в форме букв U, T, L). Но главный принцип его живописи по-прежнему состоял в четкости контура, монументальности, простой форме, монохромности. В последующие десятилетия Стелла ушел от такой геометричной живописи в сторону плавных, природных форм и линий, а от однотонных картин - к ярким и разнообразным цветовым переходам. В 1970-е Стеллу пленили огромные лекала, с помощью которых красят корабли. Художник использовал их для огромных картин с элементами ассамбляжа - включал в работы куски стальных труб или проволочной сетки.

В своих ранних интервью Фрэнк Стелла откровенно рассуждает насчет вкладываемых в свои работы смыслов, точнее, насчет их отсутствия: «То, что ты видишь, есть то, что ты видишь». Картина есть сама по себе объект, а не воспроизведение чего-либо. «Это плоская поверхность с краской на ней и ничего больше», - говорил Стелла.

Что ж, подписанная Фрэнком Стеллой, эта «поверхность с краской на ней» сегодня может стоить миллионы долларов. Впервые в рейтинг ныне живущих художников Фрэнк Стелла попал в 2015 году с продажей работы «Переход Делавера» (1961) за $13,69 млн с учетом комиссии.

Спустя четыре года, 15 мая 2019 года новый рекорд установила ранняя (1959 года) работа «Мыс сосен»: цена молотка составила свыше $28 млн с учетом комиссии. Это одна из 29 «черных картин» - тех самых, с которыми Стелла дебютировал на своей первой выставке в Нью-Йорке. Выпускнику Принстонского университета Фрэнку Стелле тогда было 23 года. Денег на масляную краску для художников ему часто не хватало. Молодой художник подрабатывал ремонтными работами, ему очень понравились чистые цвета малярной краски, и тогда возникла идея работать этой краской на холсте. Черной эмалевой краской Стелла пишет параллельные полосы, оставляя тонкие линии незагрунтованного холста между ними. Причем пишет он без линеек, на глаз, без предварительного наброска. Стелла никогда не знал, сколько именно черных линий получится на конкретной картине. Например, на картине «Мыс сосен» их получилось 35. Название работы отсылает к названию мыса в заливе Массачусетс - Point of pines. В начале ХХ века на нем был большой парк аттракционов, а сегодня это один из районов города Ревир.

10. ЁСИТОМО НАРА Нож за спиной. 2000. $24,95 млн

Ёситомо Нара (1959) - одна из ключевых фигур японского нео-поп-арта. Японского - потому что, несмотря на глобальную известность и долгие годы работы за рубежом, его творчество по-прежнему отличает выраженная национальная идентичность. Любимые персонажи Нары - девчонки и собаки в стиле японских комиксов манга и аниме. Придуманные им образы уже много лет как «ушли в народ»: их печатают на футболках, делают с ними сувениры и разный «мерч». Родившегося в бедной семье, далеко от столицы, его не только любят за талант, но и ценят как человека, сделавшего себя. Художник работает быстро, экспрессивно. Известно, что некоторые его шедевры были выполнены буквально за ночь. Картины и скульптуры Ёситомо Нары, как правило, очень лаконичны, а то и скупы в выразительных средствах, но всегда несут сильный эмоциональный заряд. Девочки-подростки у Нары часто смотрят на зрителя с недобрым прищуром. В их глазах - дерзость, вызов и агрессия. В руках - то нож, то сигарета. Есть мнение, что изображенные перверсии поведения - это реакция на давящую общественную мораль, различные табу, и принципы воспитания, принятые у японцев. Почти средневековая строгость и стыд загоняют проблемы внутрь, создают почву для отложенного эмоционального взрыва. «Нож за спиной» как раз емко отражает одну из главных идей художника. В этой работе есть и ненавидящий взгляд девочки, и рука, угрожающе заведенная за спину. До 2019 года картины и скульптуры Ёситомо Нара уже не раз брали отметку в миллион, а то и несколько миллионов. Но двадцать миллионов - впервые. Нара - один из самых известных в мире художников японского происхождения. А теперь и самый дорогой из ныне живущих. 6 октября 2109 года на Sotheby’s в Гонконге он отобрал этот титул у Такаси Мураками и заметно обошел 90-летнюю авангардистку Яёи Кусаму (максимальные аукционные цены на ее картины уже приближаются к $9 млн).

11. ЦЗЭН ФАНЬЧЖИ Тайная вечеря. 2001. $23,3 млн


На торгах Sotheby’s в Гонконге 5 октября 2013 года масштабное полотно «Тайная вечеря» пекинского художника Цзэн Фаньчжи (1964) было продано за рекордную сумму 160 миллионов гонконгских долларов - $23,3 млн США. Итоговая стоимость работы Фаньчжи, написанной, конечно же, под влиянием творчества Леонардо да Винчи, оказалась вдвое выше предварительной оценки около $10 млн. Предыдущий ценовой рекорд Цзэн Фаньчжи - $9,6 млн , заплаченных на гонконгских торгах Christie’s в мае 2008 года за работу «Серия Маска. 1996. No. 6» .

«Тайная вечеря» - самое крупное (2,2 × 4 метра) полотно Фаньчжи в серии «Маски», охватывающей период с 1994 по 2001 год. Цикл посвящен эволюции китайского общества под влиянием экономических реформ. Внедрение правительством КНР элементов рыночной экономики привело к урбанизации и разобщению китайцев. Фаньчжи изображает жителей современных китайских мегаполисов, которым приходится бороться за место под солнцем. Всем известная композиция фрески Леонардо в прочтении Фаньчжи приобретает совсем иной смысл: место действия перенесено из Иерусалима в классную комнату китайской школы с типичными досками иероглифов на стенах. «Христос» и «апостолы» превратились в пионеров с алыми галстуками, и только «Иуда» носит золотой галстук - это метафора западного капитализма, проникающего и разрушающего привычный уклад жизни в социалистической стране.

Работы Цзэн Фаньчжи стилистически близки европейскому экспрессионизму и столь же драматичны. Но при этом они полны китайской символики и специфики. Эта разносторонность привлекает к творчеству художника как китайских, так и западных коллекционеров. Прямое подтверждение тому - провенанс «Тайной вечери»: работа была выставлена на торги известным коллекционером китайского авангарда 1980-х - начала 1990-х - бельгийским бароном Ги Улленсом.

12. РОБЕРТ РАЙМАН Мост. 1980. $20,6 млн

На торгах Christie’s 13 мая 2015 абстрактная работа «Мост» 85-летнего американского художника Роберта Раймана (Robert Ryman) была продана за $20,6 млн с учетом комиссии - в два раза дороже нижнего эстимейта.

Роберт Райман (1930) не сразу понял, что хочет стать художником. В возрасте 23 лет он переехал в Нью-Йорк из Нэшвилла (штат Теннеси), желая стать джазовым саксофонистом. А пока он не стал знаменитым музыкантом, пришлось подрабатывать охранником в МоМА, где состоялось его знакомство с Солом Ле Виттом и Дэном Флавином. Первый работал в музее ночным секретарем, а второй охранником и лифтером. Под впечатлением от увиденных им в МоМА работ абстрактных экспрессионистов - Ротко, Де Кунинга, Поллока и Ньюмана - Роберт Райман в 1955 году сам занялся живописью.

Раймана часто причисляют к минималистам, однако он предпочитает называться «реалистом», поскольку его не интересует создание иллюзий, он лишь демонстрирует качества используемых им материалов. Большинство его работ написаны красками всех возможных оттенков белого цвета (от сероватого или желтоватого - до ослепительно белого) на основе лаконичной квадратной формы. За свою карьеру Роберт Райман перепробовал множество материалов и техник: писал маслом, акрилом, казеином, эмалью, пастелью, гуашью и т. д. на холсте, стали, плексигласе, алюминии, бумаге, гофрокартоне, виниле, обоях и пр. Его друг, профессиональный реставратор Оррин Райли, консультировал его насчет едкости тех материалов, что ему приходило в голову использовать. Как сказал однажды художник, «у меня никогда не возникает вопроса, что писать, главное - как писать». Все дело в текстуре, в характере мазков, в границе между красочной поверхностью и краями основы, а также в соотношении работы и стены. С 1975 года особым элементом его произведений становятся крепления, дизайн которых Райман разрабатывает сам и нарочно оставляет их видимыми, подчеркивая его работы «настолько же реальны, насколько реальны стены, на которых они висят». Райман предпочитает давать работам «имена», но не «названия». «Имя» - это то, что помогает отличать одну работу от другой, и Райман часто дает имена своим произведениям по маркам краски, компаниям и т.д., а «название» претендует на какие-то аллюзии и глубоко сокрытые смыслы, наличие которых в своих работах художник регулярно отрицает. Ничего, кроме материала и техники, не имеет значения.

13. ДЭМИЕН ХЕРСТ Сонная весна. 2002. $19,2 млн


Английскому художнику Дэмиену Херсту (1965) суждено было первым замахнуться на первое место этого рейтинга в споре с живым классиком Джаспером Джонсом. Уже упомянутая работа «Фальстарт» могла бы еще долго оставаться непотопляемым лидером, если бы 21 июня 2007 года инсталляция на тот момент 42-летнего Херста «Сонная весна» (2002) не была продана на Sotheby"s за £9,76 млн, то есть за $19,2 млн . Работа, к слову, имеет довольно необычный формат. С одной стороны, это шкаф-витрина с муляжами таблеток (6 136 пилюль), по сути, классическая инсталляция. А с другой - витрина эта сделана плоской (10 см в глубину), забрана в раму и вешается на стену, как плазменная панель, вполне обеспечивая тем самым комфорт владения, свойственный картинам. В 2002 году сестра этой инсталляции, «Сонная зима», ушла за $7,4 млн, более чем в два раза дешевле. Разницу в цене кто-то «объяснял» тем, что у зимы таблетки более блеклые. Но понятно, что данное объяснение абсолютно беспочвенно, ибо механизм ценообразования для подобных вещей уже не связан с их декоративностью.

В 2007-м многие признали Херста автором самой дорогой работы среди здравствующих художников. Вопрос, правда, из разряда «смотря как считать». Дело в том, что Херст продавался за дорогие фунты, а Джонс за ныне подешевевшие доллары, да еще и двадцать лет назад. Но даже если считать по номиналу, без учета 20-летней инфляции, то в долларах дороже была работа Херста, а в фунтах - Джонса. Ситуация складывалась пограничная, и каждый сам был волен решать, кого считать самым дорогим. Но продержался Херст на первом месте не так уж и долго. В том же 2007 году его сместил с первого места Кунс со своим «Подвесным сердечком».

Как раз накануне глобального спада цен на современное искусство Херст предпринял беспрецедентное для молодого художника начинание - соло-аукцион своих работ, который состоялся 15 сентября 2008 года в Лондоне. Весть об объявленном накануне банкротстве банка Lehman Brothers нисколько не испортила аппетита любителям современного искусства: из предложенных Sotheby’s 223 работ новых владельцев не нашли всего пять (одним из покупателей, к слову, был Виктор Пинчук). Произведение «Золотой телец» - огромное чучело быка в формальдегиде, увенчанное золотым диском, - принесло аж £10,3 млн ($18,6 млн) . Это лучший результат Херста, если считать в фунтах (в той валюте, в которой проводилась сделка). Однако мы ведем ранжирование в пересчете на доллары, поэтому (да простит нас «Золотой телец») лучшей продажей Херста мы будем считать все же «Сонную весну».

С 2008 года продаж уровня «Сонной весны» и «Золотого тельца» у Херста не было. Свежие рекорды 2010-х - на работы Рихтера, Джонса, Фаньчжи, Вула и Кунса - подвинули Дэмиена на шестую строчку нашего рейтинга. Но не будем выносить категоричного суждения о закате эры Херста. По мнению аналитиков, Херст как «суперстар» уже вошел в историю, а значит, покупать его будут еще очень долго; впрочем, наибольшая ценность в будущем прогнозируется для произведений, созданных в наиболее новаторский период его карьеры, то есть в 1990-х.

14. МАУРИЦИО КАТТЕЛАН Him. 2001. $17,19 млн

Итальянец Маурицио Каттелан (1960) пришел в искусство после того, как поработал охранником, поваром, садовником и дизайнером мебели. Автор-самоучка стал всемирно известен благодаря своим ироничным скульптурам и инсталляциям. Он обрушивал метеорит на Папу Римского, превращал жену заказчика в охотничий трофей, продырявил пол в музее старых мастеров, показывал гигантский средний палец фондовой бирже в Милане, приводил живого ослика на ярмарку Frieze. В ближайшем будущем Каттелан обещает установить золотой унитаз в Музее Гуггенхайма. В конечном итоге выходки Маурицио Каттелана получили широкое признание в арт-мире: его приглашают на Венецианскую биеннале (инсталляция «Другие» в 2011 году - стая из двух тысяч голубей, которые грозно взирают со всех труб и балок на проходящие внизу толпы посетителей), устраивают ему ретроспективу в нью-йоркском Музее Гуггенхайма (ноябрь 2011) и, наконец, платят за его скульптуры большие деньги.

С 2010 года самой дорогой работой Маурицио Каттелана была восковая скульптура выглядывающего из дырки в полу человека, внешне похожего на самого художника («Без названия», 2001). Эта скульптура-инсталляция, существующая в количестве трех экземпляров плюс авторская копия, впервые была продемонстрирована в Музее Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме. Тогда этот озорной персонаж выглянул из дырки в полу зала с картинами голландских живописцев XVIII - XIX веков. Маурицио Каттеллан в этом произведении ассоциирует себя с дерзким преступником, вторгающимся в сакральное пространство музейного зала с картинами великих мастеров. Тем самым он хочет лишить искусство ореола святости, который ему придают музейные стены. Работу, ради экспонирования которой каждый раз приходится дырявить пол, продали за $7,922 млн на Sotheby’s.

Рекорд продержался до 8 мая 2016 года, когда еще более провокационная работа Каттелана «Him», изображающая коленопреклоненного Гитлера, ушла с молотка за $17,189 млн. Вещь странная. Название странное. Выбор персонажа - рискованный. Как все у Каттелана. Что значит Him? «Его» или «His infernal majesty»? Понятно, что речь точно не идет о воспевании образа фюрера. В этой работе Гитлер предстает скорее в беспомощном, жалком виде. И абсурдном - воплощение Сатаны выполнен ростом с ребенка, одет в костюм школьника и стоит на коленях со смиренным выражением на лице. Для Каттелана этот образ - приглашение к размышлению о природе абсолютного зла и способ избавления от страхов. Кстати, западному зрителю скульптура «Him» хорошо известна. Ее собратья по серии выставлялись более 10 раз в ведущих музеях мира, включая Центр Помпиду и Музей Соломона Гугенхайма.

15. МАРК ГРОТЬЯН Без названия (S III Released to France Face 43.14). 2011. $16,8 млн

17 мая 2017 года на вечерних торгах Christie’s в Нью-Йорке появилась одна из самых мощных живописных работ Марка Гротьяна из когда-либо выставлявшихся на торги. Картину «Без названия (S III Released to France Face 43.14)» выставил парижский коллекционер Патрик Сегин с оценкой в $13–16 млн, и поскольку продажа лота была гарантирована третьей стороной, то установлению нового персонального аукционного рекорда 49-летнего художника никто особо не удивился. Цена молотка $14,75 млн (а с учетом Buyer’s Premium $16,8 млн) превзошла прежний аукционный рекорд Гротьяна больше, чем на $10 млн. Это позволило ему войти в клуб ныне живущих художников, чьи работы продаются за восьмизначные суммы. Семизначных же результатов (продаж дороже $1 млн, но не более $10 млн) в аукционной копилке Марка Гротьяна уже около тридцати.

Марк Гротьян (1968), в чьем творчестве специалисты усматривают влияние модернизма, абстрактного минимализма, поп- и оп-арта, пришел к своему фирменному стилю в середине 1990-х, после переезда вместе с другом Брентом Петерсоном в Лос-Анджелес и открытия там галереи «Комната 702». Как вспоминает сам художник, в то время он начал думать о том, что для него в искусстве на первом месте. Он искал тот мотив, с которым можно бы было экспериментировать. И понял, что ему всегда были интересны линия и цвет. Эксперименты в духе лучизма и минимализма с линейной перспективой, многочисленными точками схода и разноцветными абстрактными треугольными формами в итоге принесли Гротьяну мировую славу.

От абстрактных красочных пейзажей с несколькими линиями горизонта и точками схода перспективы в итоге он пришел к треугольным формам, напоминающим крылья бабочек. Картины Гротьяна 2001–2007 гг. так и называют - «Бабочки». Сегодня перемещение точки схода или использование сразу нескольких точек схода, разнесенных в пространстве, считается одним из самых сильных приемов художника.

Следующая большая серия работ получила название «Лица»; в абстрактных линиях этой серии угадываются черты человеческого лица, упрощенного до состояния маски в духе Матисса, Явленского или Бранкузи. Говоря о предельном упрощении и стилизации форм, о композиционном решении картин, когда разрозненные контуры глаз, ртов словно смотрят на нас из лесной чащи, исследователи отмечают связь «Лиц» Гротьяна с искусством первобытных племен Африки и Океании, тогда как самому художнику попросту «нравится образ глаз, смотрящих из джунглей. Я иногда представлял себе лица бабуинов или мартышек. Не могу сказать, что сознательно или подсознательно я находился под влиянием первобытного африканского искусства, скорее, на меня влияли художники, находившиеся под его влиянием. Пикассо является наиболее очевидным примером».

Работы серии «Лица» называют брутальными и элегантными, радующими глаз и приятными для ума. Со временем меняется и фактура этих работ: для создания эффекта внутреннего пространства художник использует широкие мазки густой краски, даже разбрызгивание в стиле Поллока, однако поверхность картины выровнена так, что при близком рассмотрении она кажется абсолютно плоской. Установившая аукционный рекорд картина «Без названия (S III Released to France Face 43.14)» относится как раз к этой прославленной серии Марка Гротьяна.

16. ТАКАСИ МУРАКАМИ Мой одинокий ковбой. $ 15,16 млн

Японец Такаси Мураками (1962) вошел в наш рейтинг со скульптурой «Мой одинокий ковбой» , проданной на Sotheby’s в мае 2008 года за $15,16 млн . С этой продажей Такаси Мураками долгое время считался самым успешным ныне живущим азиатским художником - пока его не затмил продажей «Тайной вечери» Цзэн Фаньчжи.

Такаси Мураками работает как художник, скульптор, дизайнер одежды и аниматор. Мураками хотел взять за основу своего творчества что-то действительно японское, без западных и любых других заимствований. В студенческие годы его увлекала традиционная японская живопись нихонга, позже на смену ей пришло популярное искусство аниме и манга. Так родились психоделический Mr DOB, узоры из улыбающихся цветочков и яркие, блестящие скульптуры из стеклопластика, словно бы только что сошедшие со страниц японских комиксов. Одни считают искусство Мураками фаст-фудом и воплощением пошлости, другие называют художника японским Энди Уорхолом - и в рядах последних, как видим, немало очень богатых людей.

Мураками позаимствовал название для своей скульптуры у фильма Энди Уорхола «Одинокие ковбои» (1968), который японец, как он сам признался, никогда не смотрел, но уж больно ему понравилось сочетание слов. Мураками одной скульптурой и угодил поклонникам эротических японских комиксов, и посмеялся над ними. Увеличенный в размерах, да к тому же еще и трехмерный, герой аниме превращается в фетиш массовой культуры. Это художественное высказывание вполне в духе классического западного поп-арта (вспомним мебельный гарнитур Аллена Джонса или «Розовую пантеру» Кунса), но с национальной изюминкой.

17. KAWS. Альбом KAWS. 2005. $14 784 505


KAWS - псевдоним американского художника Брайана Донелли из Нью-Джерси. Он - самый молодой участник нашего рейтинга, 1974 года рождения. Донелли начинал художником-аниматором в Disney (рисовал фоны для мультфильма «101 далматинец» и др). С юности увлекался граффити. Его фирменным рисунком поначалу был череп с «иксами» на месте глазниц. Работы молодого райтера полюбились деятелям шоу-бизнеса и людям из индустрии моды: он сделал обложку для альбома Канье Уэста, выпускал коллаборации Nike, Comme des Garçons и Uniqlo. Со временем KAWS стал известной фигурой в мире современного искусства. Его фирменная фигурка, напоминающая Микки-Мауса, прижилась в музеях, публичных пространствах и в частных собраниях. Как-то раз KAWS выпустил лимитированную серию виниловых игрушек совместно с брендом My Plastic Heart, и они неожиданно стали предметом высокого коллекционного интереса. Одним из страстных коллекционеров этих «игрушек» является основатель Black Star рэпер Тимати: он почти полностью собрал всю серию «Компаньонов Кавс».

Работа KAWS установила рекорд для творчества художника - 14,7 миллиона долларов - на торгах Sotheby’s в Гонконге 1 апреля 2019 года. Раньше она была в коллекции японского модного дизайнера Ниго. Метровый холст The KAWS Album - оммаж обложке знаменитого альбома The Beatles «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band) 1967 года. Только вместо людей на нем нарисованы Kimpsons - стилизованные герои мультсериала Simpsons с «иксами» вместо глаз.

18. ЦЗИНЬ ШАНИ Таджикская невеста. 1983. $13,89 млн

Среди сравнительно молодых и современных китайских художников, которые все как один относятся к так называемой «новой волне» конца 1980-х в китайском искусстве, в наш рейтинг совершенно неожиданно попал представитель совсем другого поколения и другой школы. Цзинь Шани (Jin Shangyi), которому сейчас уже за 80, относится к ярким представителям первого поколения художников коммунистического Китая. Взгляды этой группы художников формировались в большой мере под влиянием ближайшего коммунистического соратника - СССР.

Официальное советское искусство, соцреализм, непривычная еще тогда для Китая масляная живопись (в противовес традиционной китайской росписи тушью) в 1950-е годы были на пике популярности, и в Пекинский художественный университет на три года (с 1954 по 1957) приехал преподавать советский художник Константин Мефодьевич Максимов. К нему в класс и попал Цзинь Шани, который на тот момент был самым молодым в группе. Своего учителя художник всегда вспоминал с большим теплом, говорил, что именно Максимов научил его правильно понимать и изображать модель. К. М. Максимов воспитал целую плеяду китайских реалистов, ныне классиков.

В творчестве Цзинь Шани чувствуется влияние как советского «сурового стиля», так и европейской школы живописи. Много времени художник посвятил изучению наследия Ренессанса и классицизма, при этом он считал необходимым сохранять и китайский дух в своих работах. Картина «Таджикская невеста», написанная в 1983 году, считается общепризнанным шедевром, новой вехой в творчестве Цзинь Шани. Её-то и выставили на аукционе China Guardian в ноябре 2013 года и продали в несколько раз дороже эстимейта - за $13,89 млн с учетом комиссии.

19. БЭНКСИ Разложившийся парламент. 2008. $12,14 млн


Настенные росписи с тэгом Banksy стали появляться на стенах городов (сначала британских, а потом по всему миру) в конце 1990-х годов. Его философские и вместе с тем острые граффити были посвящены проблемам наступления государства на свободы граждан, преступлениям против окружающей среды, безответственному потреблению, бесчеловечности системы незаконной миграции. Со временем настенные «упреки» Бэнкси приобрели невиданную медийную популярность. По сути, он стал одним из главных выразителей общественного мнения, осуждающего лицемерие государств и корпораций, продуцирующее нарастающую несправедливость в капиталистической системе.

Значение Бэнкси, чувство «нерва времени» и точность его метафор оценили не только зрители, но и коллекционеры. В 2010-х за его произведения давали сотни тысяч, а то и больше миллиона долларов. Дошло до того, что граффити Бэнкси выламывали и воровали вместе с кусками стен.

В эпоху развитой цифровой слежки Бэнкси по-прежнему удается сохранять анонимность. Есть версия, что это больше не один человек, а группа из нескольких художников, во главе которой стоит талантливая женщина. Это бы многое объяснило. И внешнее несходство райтеров, пойманных в объективы камер свидетелей, и обезличенный трафаретный способ нанесения (дает высокую скорость и не требует непосредственного участия автора), и трогательную романтичность сюжетов росписей (шарики, снежинки и пр.). Как бы ни было, люди из проекта Бэнкси, включая его помощников, умеют крепко держать язык за зубами.

В 2019 году самым дорогим произведением Бэнкси неожиданно стал четырехметровый холст Devolved Parliament («деградировавший», «разложившийся» или «передавший полномочия» парламент). Шимпанзе, спорящие в палате общин, словно издеваются над зрителями в год скандального Brexit. Удивительно, что картина была написана за 10 лет до этого исторического переломного момента, и поэтому кто-то считает ее пророческой. На аукционе Sotheby’s 3 октября 2019 года в ходе ожесточенного торга неизвестный покупатель приобрел это масло за $12 143 000 - в шесть раз дороже предварительной оценки.

20. ДЖОН КАРРЕН «Мило и просто». 1999. $12,007 млн

Американский художник Джон Каррен (1962) известен своими сатирическими фигуративными картинами на провокационные сексуальные и социальные темы. Работы Каррена умудряются сочетать приемы живописи старых мастеров (в особенности Лукаса Кранаха Старшего и маньеристов) и фэшн-фотографии из глянцевых журналов. Добиваясь большего гротеска, Каррен часто искажает пропорции человеческого тела, увеличивает или уменьшает его отдельные части, изображает героев в ломаных, манерных позах.

Начинал Каррен в 1989-м с портретов девушек, перерисованных из школьного альбома; продолжил в начале 1990-х картинами с пышногрудыми красотками, вдохновленными фото из Cosmopolitan и Playboy; в 1992 году появились портреты состоятельных пожилых дам; а в 1994 году Каррен женился на скульпторе Рейчел Файнштейн, которая стала его главной музой и моделью на долгие годы. К концу 1990-х техническое мастерство Каррена в сочетании с китчем и гротеском его картин принесли ему популярность. В 2003 году за раскрутку художника взялся Ларри Гагосян, а уж если за автора берется такой дилер, как Гагосян, то успех гарантирован. В 2004 году состоялась ретроспектива Джона Каррена в Музее Уитни.

Примерно в это время работы его стали продаваться за шестизначные суммы. Текущий рекорд для живописи Джона Каррена принадлежит работе «Мило и просто», проданной 15 ноября 2016 года на Christie’s за $12 млн. Картина с двумя обнаженными с трудом преодолела нижнюю планку эстимейта $12–18 млн. И тем не менее, для Джона Каррена, которому сейчас за 50, это безусловно прорыв в карьере. Его прежний рекорд 2008 года составлял $5,5 млн (заплаченных, кстати, за ту же самую работу «Мило и просто»).

21. БРАЙС МАРДЕН The Attended. 1996–1999. $10,917 млн

Еще один ныне живущий американский абстракционист в нашем рейтинге - это Брайс Марден (1938). Работы Мардена в стиле минимализма, а с конца 1980-х - жестикулярной живописи, выделяются уникальной авторской, слегка приглушенной палитрой. Сочетания цветов на работах Мардена навеяны его путешествиями по миру - Греции, Индии, Тайланду, Шри-Ланке. Среди авторов, повлиявших на становление Мардена, - Джексон Поллок (в начале 1960-х Марден работал охранником в Еврейском музее, где воочию наблюдал «дриппинги» Поллока), Альберто Джакометти (познакомился с его работами в Париже) и Роберт Раушенберг (какое-то время Марден работал его ассистентом). Первый этап творчества Мардена отдан классическим минималистским полотнам, состоящим из цветных прямоугольных блоков (горизонтальных или вертикальных). В отличие от многих других минималистов, добивавшихся идеального качества произведений, как будто отпечатанных машиной, а не нарисованных человеком, Марден сохранял следы работы художника, сочетал разные материалы (восковые и масляные краски). С середины 1980-х годов, под влиянием восточной каллиграфии, на смену геометрической абстракции пришли извилистые, меандроподобные линии, фоном для которых служили все те же монохромные цветовые поля. Одна из таких «меандровых» работ - «The Attended» - на торгах Sotheby"s в ноябре 2013 года была продана за $10,917 млн с учетом комиссии.

22. Пьер Сулаж Peinture 186 x 143 cm, 23 décembre 1959. $10,6 млн

23. ЧЖАН СЯОГАН Вечная любовь. $10,2 млн


Еще один представитель китайского современного искусства - символист и сюрреалист Чжан Сяоган (1958) . На торгах Sotheby’s в Гонконге 3 апреля 2011 года , где распродавался китайский авангард из коллекции бельгийского барона Ги Улленса, триптих Чжан Сяогана «Вечная любовь» был продан за $10,2 млн . На тот момент это был рекорд не только для художника, но и для всего китайского контемпорари-арта. Говорят, что работу Сяогана купила жена миллиардера Ван Вэй (Wang Wei), которая собирается открывать собственный музей.

Чжан Сяоган, увлекающийся мистицизмом и восточной философией, написал историю «Вечной любви» в трех частях - жизнь, смерть и возрождение. Этот триптих участвовал в культовой выставке 1989 года «Китай/Авангард» в Национальном художественном музее. В том же 1989 году на площади Тяньаньмэнь военными были жестоко подавлены студенческие демонстрации. Вслед за этим трагическим событием началось закручивание гаек - выставка в Национальном музее была разогнана, многие художники эмигрировали. В ответ навязанному сверху соцреализму возникло направление циничного реализма, одним из главных представителей которого стал Чжан Сяоган.

24. БРЮС НАУМАН Беспомощный Генри Мур. 1967. $9,9 млн

Американец Брюс Науман (1941) , обладатель главного приза 48 Венецианской биеннале (1999), долго шел к своему рекорду. Науман начинал свою карьеру в шестидесятых. Знатоки называют его, наряду с Энди Уорхолом и Йозефом Бойсом, одной из самых влиятельных фигур в искусстве второй половины ХХ века. Однако насыщенная интеллектуальность и абсолютная недекоративность некоторых его работ, очевидно, препятствовали его быстрому признанию и успеху у широкой публики. Науман часто экспериментирует с языком, открывая неожиданные смыслы привычных фраз. Слова становятся центральными персонажами многих его работ, в числе которых неоновые псевдовывески и панно. Сам Науман называет себя скульптором, хотя за последние сорок лет он попробовал себя в абсолютно разных жанрах - скульптуре, фотографии, видеоарте, перформансах, графике. В начале девяностых Ларри Гагосян произнес пророческие слова: «Настоящую ценность работ Наумана нам еще только предстоит осознать». Так оно и вышло: 17 мая 2001 года на Christie’s работа Наумана 1967 года «Беспомощный Генри Мур (вид сзади)» (Henry Moore Bound to Fail (Backview)) поставила новый рекорд в сегменте послевоенного искусства. Сделанный из гипса и воска слепок связанных за спиной рук Наумана ушел с молотка за $9,9 млн в коллекцию французского магната Франсуа Пино (по другим данным, американки Филлис Уоттис). Эстимейт работы составлял всего $2–3 млн, так что результат стал для всех настоящей неожиданностью.

До этой легендарной продажи лишь две работы Наумана перешагнули планку в миллион долларов. А за всю его аукционную карьеру пока только шесть произведений, помимо «Генри Мура…», ушли за семизначные суммы, но их результаты все равно не идут ни в какое сравнение с девятью миллионами.

«Беспомощный Генри Мур» - одно из серии полемических произведений Наумана о фигуре Генри Мура (1898–1986), британского художника, которого в шестидесятые годы относили к величайшим скульпторам ХХ века. Молодые авторы, которые оказались в тени признанного мастера, тогда набросились на него с ярой критикой. Работа Наумана - ответ на эту критику и одновременно размышление на тему творчества. Название работы становится каламбуром, так как соединяет два значения английского слова bound - связанный (в буквальном смысле) и обреченный на некую участь.



Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов сайт, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. сайт не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

Искусство постоянно развивается, как и весь мир вокруг нас. Современные художники 21 века и их картины совсем не похожи на те, что существовали в Средние века, Эпоху Возрождения. Появляются новые имена, материалы, жанры, способы выражения талантов. В этом рейтинге познакомимся с десятью художниками-новаторами нашего времени.

10. Педро Кампос. На десятом месте испанец, чья кисть легко может посоперничать с фотоаппаратом, настолько реалистичные полотна он пишет. По большей части, он создает натюрморты, но в удивительное восхищение приводят не столько темы его картин, сколько мастерское воплощение. Текстуры, блики, глубина, перспектива, объем, - все это Педро Кампос подчинил своей кисти, чтобы с холста на зрителя смотрела реальность, а не выдумка. Без прикрас, без романтизма, только реальность, именно в этом заключается смысл жанра фотореализм. Свои внимание к деталям и скрупулезность художник, кстати, приобрел на работе реставратора.

9. Ричард Эстес. Еще один поклонник жанра фотореализма – Ричард Эстес – начинал с обычной живописи, но впоследствии ушел в рисование городских пейзажей. Сегодняшним художникам и их творениям не нужно ни под кого подстраиваться, и это прекрасно, каждый может самовыражаться так, как хочет в том, в чем хочет. Как в случае с Педро Кампосом, работы этого мастера легко можно спутать с фотографиями, настолько похож город с них на реальный. На картинах Эстеса редко встретишь людей, зато почти всегда найдутся отражения, блики, параллельные линии и совершенная, идеальная композиция. Таким образом, он не просто срисовывает городской пейзаж, но находит в нем совершенство и старается его показать.

8. Кевин Слоан. Современных художников 21 века и их картин невероятно много, но далеко не каждый из них стоит внимания. Американец Кевин Слоан – стоит, ведь его работы словно перемещают зрителя в другое измерение, мир, полный иносказаний, скрытых смыслов, метафорических загадок. Художник любит писать животных, так как, по его мнению, получает таким образом больше свободы, чем с людьми, для донесения истории. Свою «реальность с подвохом» Слоан вот уже почти 40 лет создает маслом. Очень часто на полотнах возникают часы: на них смотрят то слон, то осьминог, этот образ можно трактовать как уходящее время или как ограниченность жизни. Каждая картина Слоана поражает воображение, хочется разгадать, что хотел донести ей автор.

7. Лоран Парселье. Этот живописец относится к тем современным художникам 21 века, картины которых получили признание рано, еще во время обучения. Талант Лорана проявился в изданных альбомах под общим названием «Странный мир». Пишет он маслом, его манера легка, тяготеет к реализму. Характерной особенностью работ художника является обилие света, который будто льется с полотен. Как правило, изображает он пейзажи, какие-то узнаваемые места. Все работы необычайно легки и воздушны, наполнены солнцем, свежестью, дыханием.

6. Джереми Манн. Уроженец Сан-Франциско любил свой город, чаще всего изображал на картинах именно его. Современным художникам 21 века можно черпать вдохновение для их картин где угодно: в дожде, влажном тротуаре, неоновых вывесках, городских фонарях. Джереми Манн наполняет простые пейзажи настроением, историей, экспериментирует с техниками и выбором цветов. Основной материал Манна – масло.

5. Ганс Рудольф Гигер. На пятом месте неповторимый, уникальный Ганс Гигер, создатель Чужого из одноименного фильма. Нынешние художники и их произведения разнообразны, но каждый по-своему гениален. Этот мрачный швейцарец не пишет природу и зверюшек, ему больше по душе «биомеханическая» живопись, в которой он преуспел. Некоторые сравнивают художника с Босхом по мрачности, фантастичности его полотен. Хоть от картин Гигера и веет чем-то потусторонним, опасным, в технике, мастерстве ему не откажешь: он внимателен к деталям, грамотно подбирает оттенки, продумывает все до мелочей.

4. Уилл Барнет. Этот художник имеет свой неповторимый авторский стиль, потому его работы охотно принимаются великими музеями мира: Метрополитен-музеем, Национальной галереей искусств, Британским музеем, Эшмоловским музеем, музеем Ватикана. Современные художники 21 века и их произведения, чтобы быть признанными, должны чем-то выделяться на фоне остальной массы. И Уилл Барнетт это умеет. Его произведения графичны и контрастны, он часто изображает кошек, птиц, женщин. На первый взгляд, картины Барнета просты, но при дальнейшем рассмотрении понимаешь, что в этой простоте как раз заключается их гениальность.

3. Нил Саймон. Это один из современных художников 21 века, произведения которого не так просты, как кажутся на первый взгляд. Между сюжетами и произведениями Нила Саймона будто смыты границы, они перетекают из одного в другое, влекут за собой зрителя, затягивают в иллюзорный мир художника. Для творений Саймона характерны яркие, насыщенные цвета, что придает им энергию и силу, вызывает эмоциональный отклик. Мастер любит играть с перспективой, размерами предметов, с необычными сочетаниями и неожиданными формами. В работах художника много геометрии, которая сочетается с природными пейзажами, как бы врывается внутрь, но не разрушая, а гармонично дополняя.

2. Игорь Морски. Сегодняшнего художника 21 века и его картины часто сравнивают с великим гением Сальвадором Дали. Работы польского мастера непредсказуемы, загадочны, волнующи, вызывают яркий эмоциональный отклик, местами безумны. Как и любой другой сюрреалист, он не стремится показать реальность такой, какая она есть, а показывает грани, которые в жизни мы никогда не увидим. Чаще всего, главный герой работ Морски – человек со всеми его страхами, страстями, недостатками. Также метафоры работ этого сюрреалиста часто касаются власти. Безусловно, это не тот художник, чье произведение повесишь над кроватью, но тот, на чью выставку обязательно стоит сходить.

1. Яёи Кусама . Итак, на первом месте нашего рейтинга японская художница, добившаяся невероятного успеха во всем мире, несмотря на то, что у нее есть некоторые психические заболевания. Главная «фишка» художницы – горошек. Она покрывает кружками различных форм и размеров все, что видит, называя все это сетями бесконечности. Интерактивные выставки и инсталляции Кусамы пользуются успехом, ведь каждому порой хочется (даже если он в этом не признается) оказаться внутри психоделического мира галлюцинаций, детской непосредственности, фантазий и разноцветных кружочков. Среди современных художников 21 века и их картин Яёи Кусама – самая продаваемая.

) в своих экспрессивных размашистых работах смогла сохранить прозрачность тумана, легкость паруса, плавное покачивание корабля на волнах.

Ее картины поражают своей глубиной, объемом, насыщенностью, а текстура такова, что от них невозможно оторвать взгляд.

Теплая простота Валентина Губарева

Художник-примитивист из Минска Валентин Губарев не гонится за славой и просто делает то, что любит. Его творчество безумно популярно за рубежом, но почти незнакомо его соотечественникам. В середине 90-х годов в его бытовые зарисовки влюбились французы и заключили с художником контракт на 16 лет. Картины, которые, казалось бы, должны быть понятны только нам, носителям «скромного обаяния неразвитого социализма», понравились европейской публике, и начались выставки в Швейцарии, Германии, Великобритании и других странах.

Чувственный реализм Сергея Маршенникова

Сергею Маршенникову 41 год. Он живет в Санкт-Петербурге и творит в лучших традициях классической русской школы реалистичной портретной живописи. Героинями его полотен становятся нежные и беззащитные в своей полуобнаженности женщины. На многих самых известных картинах изображена муза и жена художника - Наталья.

Близорукий мир Филипа Барлоу

В современную эпоху картинок высокого разрешения и расцвета гиперреализма творчество Филипа Барлоу (Philip Barlow) сразу привлекает внимание. Однако от зрителя требуется определенное усилие для того, чтобы заставить себя смотреть на размытые силуэты и яркие пятна на полотнах автора. Наверное, так видят мир без очков и контактных линз люди, страдающие близорукостью.

Солнечные зайчики Лорана Парселье

Живопись Лорана Парселье (Laurent Parcelier) - это удивительный мир, в котором нет ни грусти, ни уныния. У него вы не встретите хмурых и дождливых картин. На его полотнах много света, воздуха и ярких красок, которые художник наносит характерными узнаваемыми мазками. Это создает ощущение, будто картины сотканы из тысячи солнечных зайчиков.

Динамика города в работах Джереми Манна

Маслом на деревянных панелях американский художник Джереми Манн (Jeremy Mann) пишет динамичные портреты современного мегаполиса. «Абстрактные формы, линии, контраст светлых и темных пятен - все создает картину, которая вызывает то чувство, которое человек испытывает в толпе и суматохе города, но также может выразить и спокойствие, которое обретается при созерцании тихой красоты», - говорит художник.

Иллюзорный мир Нила Саймона

На картинах британского художника Нила Саймона (Neil Simone) все не так, как кажется на первый взгляд. «Для меня мир вокруг - это череда хрупких и постоянно меняющихся форм, теней и границ», - говорит Саймон. И на его картинах все действительно иллюзорно и взаимосвязано. Границы смываются, а сюжеты перетекают друг в друга.

Любовная драма Жозефа Лорассо

Итальянец по происхождению современный американский художник Жозеф Лорассо (Joseph Lorusso) переносит на холст сюжеты, подсмотренные им в повседневной жизни обычных людей. Объятия и поцелуи, страстные порывы, минутки нежности и желания наполняют его эмоциональные картины.

Деревенская жизнь Дмитрия Лёвина

Дмитрий Лёвин - признанный мастер русского пейзажа, зарекомендовавший себя как талантливый представитель русской реалистической школы. Важнейший источник его искусства - привязанность к природе, которую он нежно и страстно любит и частью которой себя ощущает.

Яркий восток Валерия Блохина

Искусство современной живописи - это произведения, созданные в настоящее время или в недалеком прошлом. Пройдет определенное количество лет, и эти картины станут достоянием истории. Произведения живописи, созданные в период начиная с 60-х годов прошлого столетия и по сегодняшний день, отражают несколько направлений современного искусства, которые могут быть отнесены к категории постмодернизма. Во времена модерна творчество художников-живописцев было представлено шире, а в 70-х годах ХХ века произошло изменение социальной направленности искусства живописи.

Актуальное искусство

Художники современной живописи представляют в первую очередь новые течения в изобразительном творчестве. В культурной терминологии существует понятие "актуальное искусство", которое в чем-то соотносится с понятием "современная живопись". Под искусством актуальным художники чаще всего подразумевают новаторство, когда живописец обращается к темам ультрасовременным, независимо от их направленности. Картина может быть написана в и изображать какое-либо промышленное предприятие. Либо же на полотне присутствует ландшафтный пейзаж с пшеничным полем, лугом, лесом, но при этом вдали непременно будет нарисован комбайн. Стиль современной живописи предполагает социальную направленность картины. В то же время пейзажи современных художников без социального подтекста ценятся гораздо выше.

Выбор направления

Начиная с конца 90-х годов художники современной живописи отказываются от производственной тематики и переводят свое творчество в русло чистого изобразительного искусства. Появляются мастера тонкой портретной живописи, пейзажных сюжетов, натюрмортов в стиле фламандского рисунка. И постепенно в современной живописи стало проявляться подлинное искусство, ни в чем не уступающее картинам, созданным выдающимися художниками 18-го и 19-го веков, а в чем-то даже превосходящее их. Сегодняшним мастерам кисти помогает развитая техническая база, обилие новых средств, которые позволяют в полной мере отразить задуманное на холсте. Таким образом, художники современной живописи могут творить по мере своих способностей. Разумеется, качество красок или кистей немаловажно в процессе написания картин, но все же главным является талант.

Абстрактный экспрессионизм

Современные художники придерживаются методов живописи, которые допускают использование негеометрических штрихов, наносимых во множестве на полотно большого размера. В ход идут большие кисти, иногда малярные. Подобную живопись трудно назвать искусством в классическом значении этого слова, однако абстракция - это продолжение сюрреализма, который появился еще в 1920 году благодаря идеям Андре Бретона и сразу нашел массу последователей, таких как Сальватор Дали, Ганс Хофман, Адольф Готлиб. В то же время художники современной живописи понимают экспрессионизм по-своему. Сегодня этот жанр отличается от своего предшественника размерами полотен, которые могут достигать трехметровой длины.

Поп-арт

Противовесом абстракционизму стал концептуальный новый авангардизм, пропагандирующий эстетические ценности. Современные художники стали включать в свои картины изображения известных личностей, таких как Мао Цзэдун или Мэрилин Монро. Это искусство получило название "поп-арт" - популярное, общепризнанное направление в живописи. Массовая культура пришла на смену абстракционизму и дала начало особому виду эстетики, которая в красочной, эффектной манере преподносила публике то, что было у всех на слуху, какие-то события последнего времени или изображения широко известных людей в разных жизненных ситуациях.

Основоположниками и последователями поп-арта были Энди Уорхол, Том Вессельман, Питер Блейк, Рой Лихтенштейн.

Фотореализм

Современное искусство многогранно, нередко в нем возникает новое направление, объединяющее в себе два или больше видов изобразительного творчества. Такой формой самовыражения художника стал фотореализм. Это направление в живописи появилось в США в 1968 году. Его придумал художник-авангардист Луи Мейзель, а представление жанра произошло два года спустя, в Музее Уитни во время выставки "Двадцать два реалиста".

Живопись в стиле фотореализма связана с фотографией, движение объекта как бы замораживается во времени. Художник-фотореалист собирает свой образ, который будет запечатлен на картине, при помощи фотографий. С негатива или слайда изображение переносится на холст путем проекции или с помощью масштабной сетки. Затем создается полноценная картина с применением технологий живописи.

Расцвет фотореализма пришелся на середину 70-х годов, затем произошел спад популярности, а в начале 90-х жанр вновь возродился. Маститые художники работали в основном в США, среди них было много скульпторов, которые также создавали свои произведения с помощью проекции изображения. Наиболее известные мастера живописи на основе фотореализма - это Ричард Эстес, Чарльз Беллет, Томас Блэквелл, Роберт Демекис, Дональд Эдди, Дуэйн Хансон.

Художники-фотореалисты молодого поколения - Рафаэлла Спенс, Роберто Бернарди, Чиара Албертони, Тони Брунелли, Оливье Романо, Бертран Мениэль, Клайв Хэд.

Современные художники России

  • Серж Федулов (род. 1958), уроженец Невинномысска Ставропольского края. Участник нескольких выставок в Латинской Америке и Европе. Его картины отличаются реалистичностью и контрастными сочетаниями цветов.
  • Михаил Голубев (род. 1981), окончил художественный класс Омской школы живописи. В настоящее время живет в Санкт-Петербурге. Отличается необычной манерой творчества, все его работы - это картины-размышления с глубоким философским подтекстом.
  • Дмитрий Анненков (род. 1965) в Москве. Окончил Художественный институт имени Строганова. Популярен за рубежом, но предпочтение отдает российским выставкам. Искусство Анненкова реалистично, художник является признанным мастером натюрморта.

Русские импрессионисты

  • Алексей Чернигин, русский художник-импрессионист (род. 1975), является сыном известного художника Александра Чернигина. Изучал живопись и графический дизайн в художественном училище Нижнего Новгорода. Окончил Нижегородский архитектурный институт по специальности "Дизайн в промышленности". Член Союза художников России с 1998 года. С 2001 года преподаватель в НГАСУ на кафедре "Интерьерный дизайн".
  • Константин Лупанов, краснодарский художник (род. 1977). Окончил Промышленную академию при Госуниверситете культуры и искусств по специальности "Монументальная живопись". Участник многих художественных выставок в и Санкт-Петербурге. Отличается редкой манерой масляной живописи с закручиванием мазка. Картины Лупанова полностью лишены контрастных сочетаний цветов, изображения как бы перетекают одно в другое. Сам художник называет свои работы "веселой, безответственной мазней", однако в этом заявлении есть доля кокетства: картины на самом деле написаны вполне профессионально.

Русские художники, рисующие в стиле ню

  • Сергей Маршенников (род. 1971), один из самых известных российских художников современности. Окончил Уфимский колледж искусств. Его картины - это пример вопиющей реалистичности. Работы производят впечатление художественного фотоснимка, настолько точна композиция и выверен каждый штрих. В роли натурщицы чаще всего выступает жена живописца Наталья, и это помогает ему в создании чувственной картины.
  • Вера Васильевна Донская-Хилько (род. 1964), внучка известного оперного певца Лаврентия Дмитриевича Донского. Ярчайшая представительница современной русской живописи. Рисует в стиле сюжетного ню. В творческой палитре художницы можно встретить красавиц из восточного гарема и обнаженных деревенских девушек на берегу реки в ночь праздника Ивана Купала, русскую баню с выходом разгоряченных женщин на снег и купанием в проруби. Художница рисует много и талантливо.

Современные художники России, их творчество вызывают все больший интерес ценителей изящных искусств во всем мире.

Современная живопись как мировое искусство

В настоящее время изобразительное творчество приняло формы, отличные от тех, которые были востребованы в 18-м и 19-м веках. Современные художники мира обратились к авангарду в более узкой интерпретации, полотна приобрели утонченность и стали более содержательными. Общество сегодня нуждается в искусстве обновленном, потребность распространяется на все виды творчества, в том числе и на живопись. Картины современных художников, если они выполнены на достаточно высоком уровне, раскупаются, становятся предметом торга или обмена. Некоторые полотна входят в списки особо ценных произведений искусства. По-прежнему востребованы картины из прошлого, написанные великими живописцами, но все большую популярность приобретают современные художники. Масло, темпера, акварель, другие краски, помогают им в творчестве и успешной реализации задуманного. Живописцы, как правило, придерживаются какого-то одного стиля. Это может быть пейзаж, портрет, батальные сцены либо другой жанр. Соответственно, для своего творчества художник выбирает определенный сорт красок.

Современные художники мира

Наиболее известные современные художники отличаются по манере письма, их кисть узнаваема, иногда даже не нужно смотреть на подпись внизу полотна. Известные мастера современной живописи - Перлстайн Филип, Александр Исачев, Фрэнсис Бэкон, Станислав Плутенко, Питер Блэйк, Фрейд Люсьен, Майкл Паркес, Гай Джонсон, Эрик Фишл, Николай Блохин, Василий Шульженко.

error: Content is protected !!